何多苓,一个中国当代油画史绕不开的名字。其创作于1981年的处女作《春风已经苏醒》,以诗句命名,是伤痕美术的代表作之一。诗歌对于何多苓来说,是爱人,是朋友,是生活,是灵感。他说,我不写诗,但我看诗时,会有画面感,进而转化成画作。
目前正在上海龙美术馆(西岸馆)举办的何多苓大型个展“草·色”,主题和策展是由诗人朋友朱朱拟定,汇集了他八十年代至今的重要作品70余件(套),及各类文献,意在呈现艺术家于漫长的时间跨度之中的独特脉络和阶段性变化。
草的意象贯穿于何多苓四十余年的艺术创作,“草既平凡如芸芸众生,又充满蓬勃的生命活力”,这种对比和张力是他的艺术极喜欢表达的。近日,何多苓在接受新华网书画频道专访时说,“草·色”这两个字概括我的画作是合适、简洁的。
草色】草对我来说是一种象征
袁思陶:这次带来上海龙美术馆的个展主题是“草·色”,表达了您何种心境?
何多苓个展海报
何多苓:“草·色”是由策展人朱朱起的,我觉得这名字还挺好的,因为“草·色”中的“草”一个是中国传统诗歌的意境,中国传统诗歌里有很多提到草的;另一是对我来说,草是一个线索,我的成名作《春风已经苏醒》画了一片草地,后来草地又经常在我的画面中有不同形式的出现。草对我来说有一种意义,代表自然界,一个最普通、最常见的生物,它生长的面积大、密度大,在春天被唤醒,在冬天又枯黄。我觉得,草对我来说是一种象征。它象征着自然界、生命力,而且是一种看似很卑微的生命,但实际上是极其顽强的。这只是一方面,草的意义可能还会更广一些。
而“色”,我觉得朱朱想表达的,一是考虑到画草的颜色、画面的颜色和色调,因为我比较喜欢用一种灰色调来表达我的情绪。另一可能是因为朱朱觉得我比较喜欢画女性。所以我觉得用“草·色”这两个字概括我的画作是比较合适、简洁的。
《春风已经苏醒》 何多苓 1981年 96×130cm 布面油画
中国美术馆藏
袁思陶:您从出道开始,传达的艺术语言是唯美的、优雅的、神秘的,区别于同时代很多艺术家的审美格调。您在审美上追求的是什么?
何多苓:这一点从我20多岁就开始了。我当时在彝族地区的一个大山里下乡,跟自然有着原始、深度地接触。这种接触再回到城市后就不可能了。当时,我把自己当成自然的一个部分,当成森林、大山的一个部分。因为当时的彝族地区是一个多神教的地区,比如崇拜火、动物,会举办火把节等,我对这一切都感到神秘,不是不可理解。它本身带有一种从远古而来的气息,这是我一直所迷恋的。这种神秘感、人与自然的关系,我都觉得很有趣,而且一直贯穿了我的整个绘画生涯。
《俄罗斯森林(黄金时代)普希金·自由》 何多苓 2017年
200x150cm 布面油画
【诗歌】诗歌潜在的脉络在我的画里一直存在
袁思陶:据了解,从年轻时期开始,您就对诗歌非常迷恋。诗歌伴随着您的艺术创作。请您讲一讲诗歌是如何给您的创作带来灵感的?
何多苓:因为我母亲是学中文的,她有很多诗集。有一些古书、绝妙好词、唐诗,我年轻的时候都带到乡下去了。我很喜欢看古诗,后来接受四川一些现代诗人的影响,在八十年代我喜欢看现代诗。看现代诗,从乡村派、印象派开始,一直到现代派的,看了很多。但是我并不写诗,我看诗的同时,会产生画面,有画面感,进行画面转换。我就把因为这首诗产生的画面,力图记下来、画下来。这种关系我觉得实际上是一种转化,是语言的转化。文字对于诗歌来说是一个代码。文字对于诗歌也不是直接表达的意思,它是另有所指的。我的画也是这样,当我画这个形体的时候,我也有所指,也有它背后的东西。这一点跟诗歌是很有共鸣的。
何多苓接受新华网书画频道专访
而在八十年代,我的很多画作是直接受诗歌影响,像这次展出的《乌鸦是美丽的》《偷走的孩子》,直接用的某首诗歌的意象转化为一个画面。现在看起来有些幼稚、不成熟的地方,以后我会把这一点表达得更符合当下我的想法。但是这种诗歌潜在的脉络会在我的画里一直存在。我把它看成一种很高级的东西,类似于音乐。
何多苓在创作
袁思陶:您的艺术灵感来源会依赖诗歌吗?还有别的来源吗?
何多苓:当然有别的来源。主要来源还是生活、我的观察、我看到的、我经历的,但不是具体事件,我把它诗歌化了。比如我在512汶川地震时画了一些画,我去过现场,但我并不是去记录现场,我把现场看的东西加以重新组合,然后用一种诗化的语言来体现,这是我对现实的处理,但是我是用了诗歌的方式把它图像化了。
《鸟飞绝》 何多苓 2020年
400x450cm 布面油画
袁思陶:您觉得在创作中,诗歌、现实生活、生命体验,各自占据了多少比例?
何多苓:生命体验是最重要的。因为我从事的是一种视觉艺术,我的眼睛直接看到的,加上自己的观察,去思考,还有阅读,包括诗歌,但也阅读别的东西。有些瞬间的意象,偶然的一些图像,都有很大的意义。还有传统绘画,对我的影响也很大。
我一直学习的是西画,西画对我的影响很大,我很熟悉西方文化史,自己早就挑选了喜欢的画家和作品。我后来又关注中国绘画史,其中的很多东西对我也很有影响。所以,我们现在用的是一个综合的方法。
何多苓个展现场
【所画即所得】我用油画笔“乱涂”,像中国画“力透纸背”的感觉
袁思陶:比如宋元明清的这些中国传统山水画,是不是随着年龄的增长,在您的绘画中影响比重越来越多?
何多苓:比重越来越大。虽然我画的是油画,但是现在的油画技法区别于我以前学习的,差别已经很大了,某种意义上可能拓展了油画的语言。我的油画语言是经过我的思维和技术双重转换之后,尤其跟西方的传统油画有很大差别,而且跟西方的现代油画也有很大差别。
《幽兰露》 何多苓 2020年
200x600cm 布面油画
袁思陶:您讲一讲在中国传统山水画家中,比较喜欢谁?
何多苓:比如倪瓒的山水画,这个是我从小就喜欢的。后来又喜欢宋徽宗时期的院体花鸟画,我对这些很入迷。慢慢又开始喜欢上文人画、写意的绘画。一直到明清,我现在特别喜欢徐渭的画法,他狂放的笔法,是他思想的直接体现,比如他的线条,那些像枯草一样的线条,画得非常抽象,表达非常精彩。尤其是脱离画面的线条,令我特别入迷,我觉得这是他内心一种很狂放的表达。
在我的油画中,我用油画笔“乱涂”,有些时候像中国画“力透纸背”的感觉。我正在努力地朝这个方向走,试图把自己的想法、画法和画面完全融为一体,就是“所画即所得”。
何多苓个展现场
【存在意义】架上绘画会一直存在下去,不会真正消亡
袁思陶:您这一代油画家的成长与国家的发展、社会的变迁,有着有重大的联系。您个人的发展过程中,对自己的艺术语言明确得比较早。很早就有自己的一个追求。
何多苓:我自己的心性、学习、知识结构、时代背景,是紧密的结合在一起的,不可分割。
袁思陶:现在新媒体发展很快,新的艺术形式非常丰富,架上绘画现在受到来自信息时代各种冲击。您怎么看待油画的存在意义?
何多苓:对这个话题我们前一阵还讨论过,我觉得非常有趣。每一代人有每一代人的时代背景、媒介,这个媒介原来就是纸和笔,后来的媒介就是电脑,现在变成智能手机和网络。(现在的年轻人)他们用别的媒体来进行创作是非常自然的,甚至是一种必然。你不能要求每个人都用手去画画,他的关注点一定会不一样的,我觉得这个是非常好的一件事情。
我也很愿意跟年轻人进行这种交流,这种交流不带有是非、好坏的评价。所谓的好,就是对作品而言,你的这件作品做得好不好。我喜欢画画,我就画画,你喜欢影像,就用影像。
架上绘画有它存在的意义,因为还有人需要它。比如人家里挂的画,博物馆里挂的画,这种作为人手工的一个产物,是非常可贵的,是人直接用脑和手跟自然的一种对话、一种精神的表达。这是最直接的,所以我觉得它会一直存在下去,不会真正消亡的。
《第三代人》 何多苓、艾轩合作 1984年
布面油画 180x190cm 私人收藏
袁思陶:您觉得自己的艺术能对社会和年轻人产生什么样的影响?
何多苓:我希望大家喜欢我的画,能够理解我为什么这样画。我的画呈现出来之后,希望大家有各自的评价,用各自的角度进入我的画里,看到他们想看到的东西。不一定是我想表达的,也可能是他们想看到的东西。因为画挂出来之后,它就跟我实际上没有关系了。
画家何多苓与新华网书画频道主编袁思陶合影
袁思陶:您在创作一幅作品的时候,有没有像导演一样事先设计好?
何多苓:当然是有的。画画的时候肯定是自己构思一个画面,或者是从哪得到一个偶然的意向,偶然的一种启发或一个灵感,你想画这么一幅画。为了画这幅画,先收集资料,然后整合成一个画面,最后把它画出来。这个过程很复杂,时间很长。但是这些过程不一定需要我的观众都看到。当然,我希望我的心路历程和时间都被观众看出来,但是看不出来,或者他看成别的东西都没有关系的。画家没有办法指导观众看自己的画。我希望他们喜欢,哪怕是完全相反的结论。这是没有关系的,因为画家是不能控制别人怎么看你的画的。